" La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando "
Pablo Picasso

domingo, 17 de noviembre de 2013

cubismo






El cubismo es un estilo pictórico que fue creado conjuntamente por Braque y Picasso en el periodo de 1907 a 1914 y que rápidamente fue adoptado y adaptado por muchos otros artistas. Surge así un amplio movimiento artístico que, si bien está originalmente centrado en París, será de ámbito internacional.

El cubismo es la más radical y revolucionaria forma de representación desde el Renacimiento, pues abandona el punto de vista único y fijo que dominó la pintura europea durante siglos por una multilpicidad de puntos de vista que, simultáneamente, representan los objetos y figuras en la misma pintura. Esta nueva forma de representación no es, evidentemente, de imitación, sino de concepción, es decir que aborda la realidad, no bajo aspectos visuales como hace el impresionismo o el fauvismo, sino bajo aspectos intelectuales (de carácter intuitivo).

La denominación se debe al crítico Louis Vauxcelles quien bautizó de "cubistas" a los artistas de esta tendencia en el Gil Blas de 25 de Mayo de 1909.

La presentación pública del cubismo, como movimiento pictórico, tuvo lugar en 1910 en el Salón de Otoño donde muchos artistas mostraron trabajos con este planteamiento estético.

Al año siguiente varios de esos artistas, que a diferencia de Picasso y Braque no tenían acceso regular a una galería privada, decidieron exponer juntos en el XXVII Salón de los Independientes celebrado en Abril de 1911, donde se les asignó una sala (la 41) dedicada enteramente a ellos. Estos artistas, practicantes de un cubismo herético o más torpe que el de los grandes maestros (Picasso, Braque, Gris), serán llamados "cubistas de salón". Entre éstos se encuentran Gleizes y Metzinger miembros de la Section d'Or y autores de "Du Cubisme", el primer manifiesto sobre el movimiento publicado en 1912.

En 1913, el crítico y poeta Guillaume Apollinaire publica su famoso escrito "Méditations esthétiques. Les peintres cubistes" que fue decisivo en la difusión de las teorías cubistas.

El cubismo fue el punto de partida o un componente esencial de algunos otros movimientos como el constructivismo, el futurismo, el orfismo, el purismo, y el vorticismo; así mismo el cubismo fue un acicate para muchos escultores, que adaptaron las ideas cubistas de distintas maneras, especialmente abriendo las formas con vacíos o configurandolas con distintos volúmenes sólidos; entre los escultores destaca Archipenko (cuyo éxito internacional también jugó un gran papel en la difusión de las ideas cubistas). La influencia del cubismo fue mucho menor en las artes menores y la arquitectura. En el diseño, el cubismo fue una de las fuentes del art deco; en arquitectura, las ideas cubistas sólo fueron adaptadas por algunos arquitectos checos que descompusieron las fachadas de sus edificios con formas prismáticas abstractas que claramente recuerdan la fragmentación del cubismo analítico.

 
CARACTERÍSTICAS
 
Características generales:

- Búsqueda de un nuevo concepto de espacio plástico basado en la bidimensionalidad de la superfície pictórica y lo representado en ella.

- Rechazo de la figuración imitativa de la naturaleza.

- Concepción formal basada en la recreación intelectual e intuitiva de las cosas.

- Fragmentación de las formas y del espacio en planos interrelacionados por el color y las líneas.

- Representación simultánea de los objetos (los objetos no son representados desde un sólo punto de vista, sino desde varios puntos de vista, e incluso en diversos momentos del tiempo).

- Perspectivas del objeto diferentes y superpuestas con penetraciones de unas partes en otras.

- Ausencia de profundidad espacial.

- Líneas y planos refractados y representados en negativo-positivo.

- Creación de transparencias.

- Austeridad cromática.

- Sombreado arbitrario.

- Principalmente obras centradas en el bodegón y el retrato.

Fases:

En este movimiento es posible distinguir dos fases: el cubismo analítico, de los inicios a 1911 (representado por Picasso y Braque) y el cubismo sintético, de 1912 a 1914 (representado, sobre todo, por Léger y Gris).
Cubismo analítico (hasta 1911)

- Progresiva esquematización de las formas y del espacio: en las primeras obras cubistas de Picasso y Braque, el reducionismo atiende a la composición geométrica latente en los objetos (los objetos eran reducidos a sus formas básicas, descompuestos y reconstruidos según su verdadera estructura), en obras posteriores la esquematización es mayor quedando las formas reducidas a sólo unos pocos trazos básicos convertidos casi en signos (en algunas obras el tema del cuadro resulta difícil de descifrar sin la ayuda del título).

- Línea separando los planos y los objetos.

- Colores quebrados y terrosos, poco brillantes (marrones, beiges, grises, negros, etc).

- Incorporación de elementos gráficos (letras o números).

- Preferencia por las naturalezas muertas (frutas, fruteros, pipas, botellas, vasos, partituras musicales, guitarras).





Cubismo sintético (1912-1914)

- Abandono de la descomposición prismática.

- Mayor definición de las formas.

- La configuración del objeto o figura no surge de la división analítica perceptiva de sus partes componentes, sino que se proyecta de acuerdo con la idea imaginativa del artista.

- Los objetos se insertan en la obra a partir de una estructura pictórica abstracta tectónica, combinando partes para llegar a un conjunto (síntesis).

- Mayor acercamiento a la realidad mediante la inclusión directa en el cuadro (Collage) de materiales y objetos cotidianos (trozos de periódico, papel de pared, etiquetas, maderas, rejillas, etc.) que hacen concreto lo representado.

- Formas y figuras distorsionadas, dislocadas, recortadas o seccionadas.

- Colores más vivos.








 
INFLUENCIAS
 
- El planteamiento de simplificación y geometrización de las formas iniciado por Cézanne en el posimpresionismo

- Del arte primitivo y de la escultura africana en particular, la distorsión expresiva de las formas libre de inhibición.

 
ARTISTAS
 
Pablo Picasso (1881-1973), George Braque (1882-1963), Juan Gris (1887-1927).

Otros artistas: Albert Gleizes (1881-1953), Henri Le Fauconnier (1881-1946), Jean Metzinger (1883-1956), Fernand Léger (1881-1955), Robert Delaunay (1885-1941), Roger de La Fresnaye (1885-1925) y Jacques Villon (1875-1963).

 
OBRAS DESTACADAS
 
Picasso:
"Les Demoiselles d`Avignon", 1907.
Óleo sobre lienzo, 244 x 234 cm.
Colección del Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. Adquirido por donación de Lillie P. Bliss.

Picasso:
"Nature morte au violon et au verre de Bass" (Bodegón con violín y vaso de Bass), 1913-14.
Museo de arte Contemporáneo, Centro Georges Pompidou, París.

Picasso:
"Mujer sentada" (Desnudo sentado), 1909.
Óleo sobre lienzo, 92,5 x 61,5 cm.
The Tate Gallery, Londres.

Picasso:
"Le Toréro", 1912. Óleo sobre lienzo, 215 x 128 cm.
Oeffentliche Kunstsammlung, Basilea.

Picasso:
"Verre, Bouteille de Vin, Journal sur une Table", 1914.
Papel encolado y lápiz sobre papel, 77,5 x 102 cm. Colección particular, París.

G. Braque:
"Le Guéridon", 1911.
Óleo sobre lienzo, 116 x 81 cm.
Musée National d`Art Moderne, París.

G. Braque:
"l'Estaque" (Paisaje del Estaque), 1910.
Museo de arte Contemporáneo, Centro Georges Pompidou, París.

G. Braque:
"Piano y laúd", 1910. Óleo sobre lienzo, 91,5 x 42 cm. The Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York.

G. Braque:
"La Table du Musicien", 1913. Óleo y carboncillo sobre lienzo, 65 x 92 cm. Oeffentliche Kunstsammlung, Basilea, donación de Raoul La Roche.

G. Braque:
"Formas musicales" (Guitarra y clarinete), 1918. Papel encolado, cartón ondulado, carboncillo y gouache sobre cartón, 77 x 95 cm. Museo de Arte de Filadelfia, Colección Louise and Walter Arensberg.

J. Gris:
"L`Homme au Café", 1912.
Óleo sobre lienzo, 128 x 88 cm.
Museo de Arte de Filadelfia, Colección Louise and Walter Arensberg.

J. Gris:
"Copas y periódico", 1914. Papel encolado, gouache, óleo y lápiz sobre lienzo, 61 x 38 cm.






El cubismo: presentación del movimiento

Pablo Picasso

Picasso en acción

martes, 15 de octubre de 2013

Pop Art

Surge en EE.UU. e Inglaterra hacia 1955 y se convierte en el estilo característico de los años sesenta.

El término de "pop art" (abreviación de "popular art") fue utilizado por primera vez en 1954 por el crítico Lawrence Alloway para denominar al arte popular que estaba creando la publicidad, el diseño industrial, el cartelismo y las revistas ilustradas.

La vanguardia artística de mediados de los años cincuenta se inspira en este arte popular de la sociedad de consumo para crear obras figurativas con una temática absolutamente directa que las haga accesibles al público en general.

Surge como reacción contra el expresionismo abstracto tan alejado de la realidad y de la comprensión del público.



CARACTERÍSTICAS

- Rechazo del expresionismo abstracto e intento de volver a poner el arte en contacto con el mundo y la realidad objetual.

- Lenguaje figurativo y realista referido a las costumbres, ideas y apariencias del mundo contemporáneo.

- Temática extraída del medio ambiente urbano de las grandes ciudades, de sus aspectos sociales y culturales: comics, revistas, periodicos sensacionalistas, fotografías, anuncios publicitarios, cine, radio, televisión, música, espectáculos populares, elementos de la sociedad de consumo y del bienestar (alimentos enlatados, neveras, coches, autopistas, gasolineras, etc.).

- Ausencia de planteamiento crítico: los temas son concebidos como simples "motivos" que justifican el hecho de la pintura.

- Tratamiento pictórico de forma no tradicional: aunque el lenguaje es figurativo y representa objetos reales, no se concentra exclusivamente en sus cualidades formales, sino que combina éstas con sus cualidades abstractas intrínsecas gracias al empleo de imágenes familiares y facilmente reconocibles.

- Representación de carácter inexpresivo, preferentemente frontal o repetitiva.

- Combinación de la pintura con objetos reales integrados en la composición de la obra (las combine paintings de Rauschemberg): flores de plástico, botellas, etc., en un nuevo planteamiento dadaísta acorde con los nuevos tiempos (neodadaísmo).

- Preferencia por las referencias al "status" social, la fama, la violencia y los desastres (Warhol), la sexualidad y el erotismo (Wesselmann, Ramos), los signos de la tecnología industrial y la sociedad de consumo (Ruscha, Hamilton, etc.).

- Formas y figuras a escala natural y ampliada (los grandes formatos de las imágenes de tebeo de Lichtenstein).

- Iconografía estilizante, principalmente formas planas y volumen esquemático. .

- Colores puros, brillantes y fluorescentes, inspirados en los empleados en la industria y los objetos de consumo.



INFLUENCIAS

Del dadaísmo (de los ready-made de Duchamp y de los collages de Schwitters) y de la subcultura popular y de masas, de la propaganda gráfica y de la sociedad de consumo.

 

ARTISTAS

EE.UU.:
    Robert Rauschenberg (1925), 




Jasper Johns (1930)




Roy Lichtenstein (1923-1997),



 Andy Warhol (1928-1987),



 James Rosenquit (1933) y Tom Wesselman (1931), entre otros.

En Inglaterra 
    David Hockney (1937), 





Allen Johns (1937), Richard Hamilton (1922), Jim Dine (1935), Peter Blake (1932), entre otros.



Seguí mirando.....



Bidimensión

Después de intentar dar profundidad con la perspectiva o los indicadores de espacio, otra propuesta es no salir de la bidimensión que nos propone el plano en el que trabajamos, les dejo una definición:
Bidimensional

Superficie limitada a dos dimensiones.
Diseño sobre una superficie plana sin sugerencias de profundidad.
Espacio de representación sobre el plano de la imagen.
En general, se relaciona con todo espacio de representación que elude la ilusión de profundidad como recurso de énfasis plástico, y en particular, con la pintura contemporánea, que parte del respeto al plano de soporte y evita la ilusión de la perspectiva del cuadro- ventana.


Vamos a ver un movimiento artístico que hace uso de la bidimensionalidad para lograr sus objetivos, cuáles eran?? otra definición:

El op art es un movimiento pictórico que surge a finales de la década de 1950, para asentarse en los años sesenta. Su finalidad es la de producir la ilusión de vibración o movimiento en la superficie del cuadro.
Se diferencia del arte cinético por la total ausencia de movimiento real.





Un artista creó imágenes maravillosas y originales,  Maurits Cornelis Escher (1898-1972). más conocido por sus iniciales como M.C. Escher, es uno de los más grandes artistas gráficos del siglo XX. Tal vez la mejor definición que se ha dado de él sea la de«uno de los más reconocibles y admirados por el gran público». 

Las obras más conocidas de Escher son probablemente las figuras imposibles, seguidas de los ciclos, metamorfosis y, directa o indirectamente, sus diversos trabajos sobre la estructura de la superficie y la partición regular del plano (patrones que rellenan el plano).






Podés visitar su página oficial:  http://www.mcescher.com/







y te muestro otros ejemplos de lo que podés hacer aprovechando la bidimensionalidad del plano en el que trabajás:










jueves, 30 de mayo de 2013

Simetría radial




Hablamos de simetría radial o central cuando los registros decorativos se disponen de forma radial en torno a un punto central por el que pasan numerosos ejes de simetría (Figura 1) a modo de los  radios de una bicicleta o rueda de un carro. En la naturaleza encontrarás abundantes ejemplos en muchas flores, como la popular margarita. En tu entorno urbano no te será difícil observar formar radiales, como en las llantas de los autos.
El fenómeno natural más rico en formas radiadas lo encontramos en las estructuras hexagonales de los cristales de nieve  





En arte lo podemos encontrar en los vitreaux del Gótico







y también cuando hacemos mandalas









Querés saber más acerca de los mandalas??





OTROS VIDEOS







miércoles, 15 de mayo de 2013

Zentangle 2

muchísimas imagenes para ver!!
Primero la del gran artista Gustav Klimt




Otras de google, vaya saber de quienes, pero buenísimas!!
















Y hay tantos más:
https://www.google.com.ar/search?q=zentangle&rls=com.microsoft:en-US&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=3H-TUb-BA8rn0QH2kYDgCA&ved=0CC0QsAQ&biw=1360&bih=600


Zentangle; texturas visules


¿Que son los Zentangles?, ¿Como se hacen?... 

Garabatos con Arte

Este Arte, porque lo es, no es nuevo, en realidad lo hemos hecho TODOS de una forma u otra, cuando escuchábamos las lecciones en clase por ejemplo,  porque el Zentangle en realidad es eso, garabatear pero con arte.



¿Qué significa Zentangle? 
Esta claro que Zen viene de zen, y Tangle significa enredar, lio, maraña, laberinto... Significado para mi Dibujar, o pintar relajadamente de forma intuitiva un embrollo de líneas, círculos, y todo tipo de figuras geométricas o curvilíneas...incluso rellenar figuras reales con todo tipo de dibujos. 

Lo que se nos ocurra vamos, con total libertad, y creando así un dibujo con arte...sin censuras. 
Cualquiera puede ser artista tangles 


Disfrutemos pues de los Zentangles, su practica relaja, y por supuesto aumenta la concentración y creatividad, de esto no hay duda, inspiran... 


 y... ¿Qué materiales usar en los Zentangles?
 Hay gente que usa plumas, bolígrafos, marcadores e incluso lápices, y por supuesto papel.

Creando Zentangles (paso a paso)

» Tutoriales...Página traducida » Tangle Patterns... » Milliande...Técnicas » en Pinterest  he creado 3 carpetas para guardar toda esta inspiración.  Cuadernos-Zentangles 1... » Cuadernos-Zentangles 2... » Cuadernos-Zentangles 3... » Rainbow Elephant...Patrones  » /Rainbow Elephant...Patrones e Ideas » Tutoriales Visuales...varios vídeos para aprender.



Letras Zentangles o para Colorear en Diarios

 Letras

  

jueves, 25 de abril de 2013

Monocromáticos


Monocromático es un adjetivo que califica aquello que es de un único color. Es un concepto que se usa en distintas disciplinas con pequeñas variaciones en su significado. Concretamente en el arte, las obras monocromáticas son las pintadas con matices y tonos de un mismo color.
Por ejemplo, una obra monocromática azul puede ser lienzo pintado por completo con el mismo azul sin variar en absoluto su matiz o valor. Pero más frecuentemente cuando se designa a una pintura azul como monocromática se refiere a que está pintada exclusivamente en azules y su escala de valores del blanco al negro (considerados ambos acromáticos), pudiendo así incluir azules puros, con tendencia al verde, con tendencia al violeta, más claros o más oscuros. Es decir, una obra monocromática puede albergar todas las variaciones de un solo color.





Otra vez Picasso, que en su larga y prolífica vida, nos dió una etapa llamada época azul, que empleaba exclusivamente ese color para sus pinturas, y que tenía que ver con su estado anímico, y lo reforzaba mostrando figuras sufridas o marginales